Gerald Raunig
Playroom 2 Photography by Jonathan Hobin.
El capítulo
sobre la industria cultural de la Dialéctica de la Ilustración de Max
Horkheimer y Theodor W. Adorno lleva por título «La industria cultural:
Ilustración como engaño de masas». Escrito a comienzos de los años cuarenta,
este ensayo estaba dirigido contra la creciente influencia de la industria del
entretenimiento, contra la comercialización del arte y contra la uniformización
totalizante de la «cultura», sobre todo en el país al que emigraron los
autores, Estados Unidos. En un estilo verbal violento con tintes de pesimismo
cultural, su posición escéptica hacia los nuevos medios —como la radiodifusión
o el cine— llevó a los dos autores a describir un amplio espectro del ámbito
cultural por medio de un concepto que parecía el más ajeno a las esferas
culturales: definieron la cultura como industria.
Las tesis de
Horkheimer y Adorno fueron tratadas durante décadas, incluso tras su retorno a
Europa, como una suerte de información interna dentro del círculo del Instituto
para la Investigación Social. En el transcurso de los años sesenta, sin
embargo, empezó a desarrollarse lentamente la historia efectual de este texto,
que acabó por establecerse a través de la actualización de la crítica a los medios
de comunicación de masas que tuvo lugar en la década de los años setenta: la Dialéctica
de la Ilustración marcó un punto de inflexión de la literatura filosófica
no sólo en relación con la ambivalencia de la Ilustración sino, principalmente,
en tanto riguroso rechazo de una «economización de la cultura». Transcurridos
sesenta años desde la publicación tardía de la Dialéctica de la Ilustración,
en el ámbito cultural actual, en el que todavía los mitos del genio, la
originalidad y la autonomía representan puntos de referencia marcadamente
esenciales, la palabra «industria» no supone mucho más que un improperio. Surge
entonces la pregunta de cómo ha podido suceder que con un simple desplazamiento
del singular al plural —de industria cultural a creative and cultural
industries— esta marca conceptual haya podido resignificarse hoy en algo
parecido a una promesa de salvación universal, y no sólo para unos pocos
políticos,[1] sino
también para muchos de los actores del campo mismo del arte.
Se puede
obtener una posible explicación de esta paradoja a partir de una observación
más profunda de las formas de subjetivación que se dan en los ámbitos,
estructuras e instituciones que eran y son descritos con el concepto
«industria(s) de la cultura y de la creatividad». Me gustaría discutir aquí
estas formas de subjetivación y las instituciones específicas de este ámbito,
investigando para ello cuatro componentes del concepto «industria cultural»
para compararlos después, en orden inverso, con sus equivalentes actuales
dentro de las creative industries contemporáneas.
1. El capítulo
de la industria cultural se refiere en primer lugar a la creciente industria
cinematográfica y mediática, sobre todo al cine de Hollywood y a las emisoras
de radio privadas de Estados Unidos. Adorno y Horkheimer, de manera totalmente
diferente a como lo hiciera su colega Walter Benjamin o Bertolt Brecht —quienes
sostenían perspectivas ambivalentes acerca de los problemas y posibilidades que
traían consigo la reproductibilidad técnica, los medios de comunicación de
masas y los múltiples aspectos de la producción y la recepción bajo las nuevas
condiciones— valoraron de forma directamente negativa la industria cultural:
como una creciente espiral totalizadora de manipulación sistemática con la
«exigencia retroactiva» de adaptarse cada vez más a este sistema.
«Cine, radio y
revistas constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y
todos entre ellos».[2] En la
interpretación del Instituto para la Investigación Social esta forma unívoca de
la industria cultural constituye la estructura institucional de formas de
subjetivación que someten al individuo al poder y a la totalidad del capital.
De este modo, el primer componente del concepto de industria cultural de Adorno
y Horkheimer consiste en el hecho de que ésta totaliza a su público y lo expone
a una promesa permanentemente repetida y continuamente insatisfecha: «La
industria cultural defrauda continuamente a sus consumidores respecto de
aquello que continuamente les promete».[3]
Este círculo vicioso infinito de la promesa, que proyecta un deseo y lo
mantiene en una forma de dependencia improductiva, constituye el núcleo de la
idea de industria cultural como instrumento del engaño de masas. Para Adorno y
Horkheimer los productos de la industria cultural están constituidos de tal
forma que niegan o incluso impiden cualquier tipo de capacidad imaginativa, de
espontaneidad, de fantasía o cualquier otro tipo de pensar activo por parte del
espectador. Esta forma de consumo ultrapasiva está correlacionada con la
tendencia de la industria cultural a elaborar un meticuloso registro del
público y a trabajar estadísticamente sobre él: «Reducidos a material
estadístico, los consumidores son distribuidos sobre el mapa geográfico de las
oficinas de investigación de mercado, que ya no se diferencian prácticamente de
las de propaganda, en grupos según ingresos, en campos rojos, verdes y azules».[4]
Quienes
consumen la industria cultural aparecen como marionetas del capital; contados,
serializados, encarcelados en su engranaje. «Los consumidores son obreros y
empleados, agricultores y pequeños burgueses. La producción capitalista los
encadena de tal modo en cuerpo y alma que se someten sin resistencia a todo lo
que se les ofrece. Pero lo mismo que los dominados se han tomado la moral que
les venía de los señores más en serio que estos últimos, así hoy las masas
engañadas sucumben, más aún que los afortunados, al mito del éxito. Las masas
tienen lo que desean y se aferran obstinadamente a la ideología mediante la
cual se les esclaviza».[5]
Esta imagen del consumidor que ha sucumbido ante el aparato de seducción
anónimo de la industria cultural muestra el apogeo y también la limitación de
la aproximación de Adorno y Horkheimer: la figura de la «masa engañada»
convierte a ésta en una víctima pasiva, heterodeterminada, engañada y
esclavizada.
2. Como
segundo componente del concepto de industria cultural de Adorno y Horkheimer se
traza una imagen específica de la producción. La posición de quienes la
consumen aparece en la descripción de los autores claramente separada de la de
quienes la producen, aunque esta separación, sin embargo, no sea pensada como
una figura dualista en la que quien consume y quien produce constituyan
respectivamente los sujetos pasivos y activos dentro de la industria cultural.
Al contrario, ambos se implican mutuamente en una rara heteronomía paralela.
Igual que quienes consumen la industria cultural, quienes la producen aparecen
también como una función sometida y pasiva del sistema. Esta visión se
contrapone a la teoría de la autoría y de los nuevos medios de Benjamin, en la
que los autores pueden convertirse en productores a través de una
transformación del aparato productivo, así como también se contrapone a la
teoría y práctica del método teatral pedagógico de Brecht de los tempranos años
treinta, según la cual en casa, en lugar de un público que consume, sólo
existen autores. La rígida imagen de Adorno y Horkheimer muestra, por el
contrario, sólo a productores característicamente pasivos que se encuentran
ellos mismos cautivos en la totalidad de la industria cultural. La sujeción
social se presenta como la única forma de subjetivación pensable, también en el
lado de la producción. El ejemplo más fértil del capítulo de la industria
cultural muestra a los actores de las emisiones radiofónicas como funciones de
la empresa «condenadas a la clandestinidad»: «Se limitan al ámbito no
reconocido de los "aficionados”, que por lo demás son organizados desde arriba.
Cualquier huella de espontaneidad del público en el marco de la radio oficial
es dirigido y absorbido, en una selección de especialistas, por cazadores de
talento, competiciones ante el micrófono y manifestaciones domesticadas de todo
género. Los talentos pertenecen a la empresa aun antes de que ésta los
presente: de otro modo no se adaptarían tan fervientemente».[6] La
imagen de los figurantes que son protagonistas sólo en apariencia, si la
consideramos en relación a los reality-shows, los docudramas y los casting-shows,
se muestra hoy, de hecho, más plausible que entonces. Sobre el trasfondo de un
concepto más amplio de productor (que genera y da el acabado no sólo a
mercancías culturales materializadas sino también a afectos y comunicación) la
imagen de un sistema totalizante que determina cada atmósfera y cada movimiento
se vuelve aún más oscura.
Adorno y Horkheimer
anticipan ya este oscurecimiento, y lo hacen de una forma marcadamente
feminizada. «La forma en que una muchacha acepta y cursa el compromiso
obligatorio, el tono de la voz en el teléfono y en la situación más familiar,
la elección de las palabras en la conversación, la entera vida íntima, ordenada
según los conceptos del psicoanálisis vulgarizado, revela el intento de
convertirse en el aparato adaptado al éxito, conformado, hasta en los
movimientos instintivos, al modelo que ofrece la industria cultural».[7] El
aparato de la industria cultural se correlaciona con el aparato-persona.
Consumidores y consumidoras así como productores y productoras aparecen como
esclavas de la totalidad y de la ideología, conformadas y movidas por un
sistema abstracto. Como aparatos no son más que pequeñas ruedas de un engranaje
mucho mayor; parte de una institución llamada industria cultural.
3. Como efecto
de la relación entre el engranaje y sus piezas surge el tercer componente del
concepto de industria cultural. Éste consiste en el hecho de que los actores y
los productores de cultura son empleados cautivos de la(s) institución(es) (de
la) industria cultural. Según Adorno y Horkheimer, la forma institucional en la
cual se desarrolla la industria cultural es la de los gigantescos consorcios de
la música, el entretenimiento o los medios de comunicación de masas. Los
creativos se encuentran encerrados dentro de una estructura institucional en la
que su creatividad es oprimida bajo la forma del trabajo dependiente. Este
vínculo entre la creatividad como empleo que es una prisión y la sujeción
social en general es descrito en la Dialéctica de la Ilustración de la
siguiente manera: «En todos los casos se trata siempre, en el fondo, de la
burla que se hace a sí mismo el varón. La posibilidad de convertirse en sujeto
económico, en empresario o propietario, ha desaparecido definitivamente.
Descendiendo hasta la última quesería, la empresa independiente, en cuya
dirección y herencia se había fundado la familia burguesa y la posición de su
jefe, ha caído en una dependencia sin salida. Todos se convierten en empleados,
y en la civilización de los empleados cesa la dignidad, ya de por sí
problemática, del padre».[8]
Del mismo modo
que en el mundo de los empleados reina una dependencia y un control social sin
salida, también el último refugio de la autonomía (y aquí se refleja ya el
romanticismo de la autonomía del arte de la obra tardía de Adorno, Teoría
Estética[9]), la
producción de creatividad, es descrito como un proceso serializado,
estructurado y clasificado, en el que la mayoría de sus actores, que
anteriormente se entendían como resistencia, han sido finalmente civilizados
como empleados. De acuerdo con la definición antropológica de institución ésta
proporcionaría, como compensación, seguridad a los empleados y prometería tomar
determinadas medidas en caso de aparecer contradicciones irresolubles. Aun
cuando las instituciones específicas de la industria cultural no fueran
eternas, sus aparatos despertarían precisamente esa sensación debido a su
condición de aparatos y de esa forma aliviarían a los sujetos. Para Horkheimer
y Adorno, sin embargo, incluso esta idea se debe también al hecho de que «el
cuidado de las buenas relaciones entre los dependientes [...] pone hasta el
último impulso privado bajo control social».[10]
4. El
desarrollo de la industria cultural, como cuarto y último componente, debe
contemplarse como un todo en tanto que transformación tardía del ámbito
cultural que reproduce aquellos procesos que llevaron al fordismo en la
agricultura, o en lo que se ha llamado industria rural. En contraposición con
los sectores más poderosos de la industria —acero, petróleo, electricidad y
química— los monopolios culturales serían débiles y dependientes. También los
últimos restos de resistencia contra el fordismo —de nuevo encontramos aquí
reminiscencias de la antigua función heroica del arte autónomo— fueron
convertidos en fábricas. Las nuevas fábricas de la creatividad (el ámbito de
los periódicos, el cine, la radio y la televisión) se adaptaron a los criterios
de la fábrica fordista. El carácter de cadena de montaje ordenó la producción
creativa de la industria cultural de forma similar a como lo había hecho antes
con la agricultura y el trabajo del metal: mediante la serialización, la
estandarización y el dominio total de la creatividad. «Pero, al mismo tiempo,
la mecanización ha adquirido tal poder sobre el hombre que disfruta de tiempo
libre y sobre su felicidad, determina tan íntegramente la fabricación de los
productos para la diversión, que ese sujeto ya no puede experimentar otra cosa
que las copias o las reproducciones del propio proceso de trabajo».[11] Por
lo tanto, según Adorno y Horkheimer, la función de las fábricas de creatividad
consiste, por un lado, en la fabricación mecanizada de bienes de
entretenimiento y, por otro, en la fijación y control —más
allá de los ámbitos de producción tradicionales— de la reproducción en tanto
que reproducción asimilada cada vez más a las formas de producción de la
fábrica.
4. En lugar de
contemplar la industria cultural como aquello que en la esfera cultural
sustituye al arte burgués y a las vanguardias, y que traslada al ámbito
cultural un modelo fordista generado en el exterior de la cultura, el filósofo
postoperaista Paolo Virno se pregunta por el papel que le corresponde jugar a
la industria cultural en la superación del fordismo y el taylorismo.
Según sus afirmaciones en Gramática de la multitud «ésta [la industria
cultural] puso a punto el paradigma de la producción postfordista en su
conjunto. Creo que los procedimientos de la industria cultural devinieron, en
un cierto momento y de ahí en adelante, ejemplares e invasivos. En la industria
cultural, incluso en la que analizan Benjamin y Adorno, se puede vislumbrar el
preanuncio de un modo de producir que luego, con el postfordismo, se generaliza
y asume el rango de canon».[12]
Encontramos aquí un giro fértil de la interpretación respecto a ese campo
tardíamente industrializado y desposeído de su libertad, tal y como fue
conceptualizado por la teoría crítica. Así como Horkheimer y Adorno describen
la industria cultural en tanto reacia y rezagada en la transformación fordista,
Virno la concibe como anticipación y paradigma de las formas de producción
postfordistas.
Para
Horkheimer y Adorno las instituciones de la industria cultural construyeron
monopolios culturales modernos y, al mismo tiempo, un campo económico en el
cual la esfera de circulación liberal burguesa pudo en parte continuar
sobreviviendo (al lado y a pesar de su desintegración empresarial en otros
sectores). Dentro de la totalidad de la industria cultural aparecen así
pequeños espacios de diferencia y resistencia, pero también esta diferencia es
rápidamente integrada de vuelta en la totalidad. Tal y como Horkheimer y Adorno
no dudan en exponer: «Lo que se resiste puede sobrevivir sólo en la medida en
que se integra. Una vez registrado en sus diferencias por la industria
cultural, forma ya parte de ésta como el reformador agrario del capitalismo».[13]
En esta
descripción, la diferencia no es más que un residuo del pasado que, al servicio
del alcance de nuevos estadios de producción, es tratado como un resto en la
transformación fordista generalizada de la industria cultural. Según Virno, en
cambio: «Mirando las cosas desde la perspectiva de nuestro presente, no es
difícil reconocer que estos supuestos residuos —un cierto espacio concedido a
lo informal, a lo imprevisto, al "fuera de programa”— estaban cargados de
futuro. No se trataba de residuos, sino de presagios anticipatorios. La
informalidad de la acción comunicativa, la interacción competitiva típica de
una reunión, la brusca variación que puede animar un programa televisivo, en
general todo lo que hubiera sido disfuncional reglamentar más allá de cierto
punto, hoy, en la época postfordista, se ha vuelto un aspecto típico de toda
producción social. Y no sólo de la actual industria cultural, sino también de
la Fiat de Melfi».[14]
La industria cultural, desde el punto de vista de la teoría postoperaista, no
es sólo una tardía y débil ramificación de la industria en el proceso de
transformación fordista, sino también un modelo para el futuro y una
anticipación de la amplia expansión de las formas de producción postfordistas:
aquí los espacios informales y no programados, la apertura a lo imprevisto y
las improvisaciones comunicativas constituyen en menor medida el resto que el
núcleo, el margen que el centro.
3. Los
consorcios mediáticos y del entretenimiento de la industria cultural se
muestran, según Horkheimer y Adorno, como una estructura institucional para la
sujeción del individuo al control del capital y, por lo mismo, como lugares de
pura sujeción social. Incluso si damos por válida esta perspectiva
estructuralista unilateral en lo que se refiere a las formas tempranas de la
industria cultural, desde mediados del siglo XX algo parece haberse modificado
en este terreno. Esta modificación se puede abarcar, por un lado, con conceptos
que Gilles Deleuze y Félix Guattari desarrollaron en los años setenta. Aquí se
trata sobre todo de la idea (desarrollada ampliamente más abajo) de que más
allá de la sujeción social se desarrolla una segunda línea que acentúa, a un
costado de los factores estructurales, la implicación activa y las formas de
subjetivación. Deleuze y Guattari llaman a esta segunda línea fronteriza con la
sujeción social [assujettissement social], «servidumbre maquínica» [asservissement
machinique].[15]
Junto a esta problematización desde el punto de vista conceptual se puede
preguntar, por otro lado y en relación con los fenómenos actuales, cuáles son
las formas de subjetivación emergentes en las nuevas formas institucionales de
la industria creativa. Ya que lo que hoy se denomina creative industries
—no sólo en el discurso de la política cultural y de la planificación urbanística
neoliberal— se diferencia considerablemente en forma y función de la industria
cultural de la vieja escuela.
Si nos fijamos
en el tercer componente analizado, la forma institucional, resulta obvio que
bajo la estructura etiquetada como creative industries ya no se
organizan estas industrias en forma de gigantescas empresas de comunicación
sino, principalmente, como pequeños negocios de productores y productoras de
cultura autónomos en el campo de los nuevos medios de comunicación, la moda, el
diseño gráfico, la cultura popular y, en el caso ideal, como acumulación de
estas pequeñas empresas, es decir, como clusters. Si nos preguntamos
entonces por las instituciones de las creative industries, parece más
adecuado hablar de no-instituciones o de pseudo-instituciones.
Mientras el modelo de institución de la industria cultural era la gran empresa
establecida a largo plazo, las pseudo-instituciones de las creative
industries se muestran como temporalmente limitadas, efímeras y basadas en
proyectos.
Estas
«instituciones-proyecto»[16]
parecen tener la ventaja de fundarse sobre la autodeterminación y el rechazo al
rígido orden del régimen fordista. En los últimos dos apartados de este texto
voy a entrar a discutir cuán convincente es este argumento. Teniendo en cuenta
lo señalado antes en relación con la función de alivio de las instituciones
respecto a la superación de las contradicciones quisiera establecer en este
punto, sin embargo, que las instituciones-proyecto de las creative
industries, en lugar de cumplir con la antigua tarea de liberar y gestionar
las contradicciones, se dedican a promover, al contrario, la precarización y la
inseguridad. Porque la idea de las instituciones-proyecto se caracteriza por
una contradicción que clama al cielo: por una parte apela a esa descongestión
estable que el concepto de institución implica; por otra, el concepto de
proyecto se basa precisamente en el hecho de que éste no puede pensarse sin una
limitación temporal. Retomando un motivo de Gramática de la multitud de
Paolo Virno para aplicarlo al fenómeno de la «institución-proyecto», el
carácter contradictorio de la institución como proyecto lleva sin duda alguna a
esa completa superposición descrita por Virno de miedo y angustia, de temor
absoluto y relativo, y finalmente a una expansión total de ese temor más allá
del trabajo a todos los aspectos de la vida.[17]
Mientras que
Horkheimer y Adorno se lamentaban de que los sujetos de la industria cultural
no tenían la posibilidad de convertirse en empresarios independientes, el
problema en la actual situación es justamente el contrario. La empresaria o
empresario autónomo se ha convertido en la figura generalizada, aunque tenga
luego que ir saltando como trabajador o trabajadora temporal de proyecto en
proyecto o vaya abriendo, una tras otra, pequeñas empresas. Asimismo, los
grandes sucesores de la industria cultural del siglo XX, los consorcios de los
medios de comunicación, llevan a cabo bajo la bandera del espíritu emprendedor
una política de externalización y subcontratación desmedida. En estos nuevos
consorcios de medios de comunicación (en los que convergen desde el ámbito de
la prensa escrita, pasando por los medios audiovisuales, hasta internet)
permanecen en muchos casos, como puestos fijos, sólo quienes están vinculados
con los ámbitos centrales de administración, y esto vale también para los
medios públicos y oficiales. La mayoría de los individuos llamados creativos
trabajan, por el contrario, como freelances o como empleados y empleadas
autónomas con (o sin) contratos temporales. Se puede decir cínicamente que aquí
la melancolía de Adorno por la pérdida de autonomía se realiza de un modo
perverso en las condiciones de trabajo de las creative industries: los
individuos creativos son abandonados a un ámbito específico de libertad,
independencia y gobierno de sí. Aquí la flexibilidad se vuelve norma déspota,
la precarización del trabajo la regla, las fronteras entre tiempo de trabajo y
tiempo libre se diluyen del mismo modo que las de empleo y paro, y la
precariedad se extiende desde el trabajo a la vida entera.
2. Pero ¿a qué
se debe esta precarización universal? ¿Es también la industria creativa, como
la industria cultural, un sistema que somete a sus sujetos? ¿O se da una forma
específica de implicación en los actores de este proceso de precarización? Para
discutir este segundo componente, las formas actuales de subjetivación en el
ámbito cultural, quisiera volver a la exposición de Isabell Lorey sobre
gubernamentalidad biopolítica y precarización de sí.[18]
Lorey habla de la precarización como una línea de fuerza dentro de la gubernamentalidad
liberal y de las sociedades biopolíticas. Esta línea de fuerza, que se remonta
hasta bien atrás en la modernidad, fue actualizada de una forma específica por
medio de las condiciones de trabajo y vida que surgieron a raíz de los nuevos
movimientos sociales de los años setenta, tomando como base los principios de
la generación post '68: decidir uno o una misma en qué, con quién y cuándo
quiere trabajar; decisión autodeterminada por unas condiciones de trabajo y de
vida precarias. En este punto, Lorey desarrolla el concepto de precarización
autodeterminada o «precarización de sí». Ya bajo las condiciones de la
gubernamentalidad liberal, las personas tenían que desarrollar una relación
creativa y productiva consigo mismas; esta praxis de la creatividad y esta
capacitación para modelarse a sí mismo ha formado parte de las tecnologías
gubernamentales del yo desde el siglo XVIII. Lo que siguiendo a Lorey ha
cambiado en la actualidad es la función de la precarización: de una
contradicción inmanente en el interior de la gubernamentalidad liberal se ha
convertido en una función de normalización en la gubernamentalidad neoliberal;
de una expulsión inclusiva en los márgenes de la sociedad, en un proceso que se
sitúa en su centro. En el transcurso de este proceso —y esto explica también
las transformaciones del fenómeno descrito por Horkheimer y Adorno hasta las
actuales formas de las creative industries— fueron especialmente
influyentes los experimentos de los años setenta con el fin de desarrollar
formas de vida y de trabajo autodeterminadas como alternativas al régimen de
trabajo reglamentado y normalizado. Con la emancipación concebida como un acto
soberano respecto de una cotidianeidad espacial y temporalmente encorsetada,
nació el fortalecimiento de aquella línea que ya no permite pensar la
subjetivación, que va más allá de la sujeción social, únicamente en tanto
subjetivación emancipadora: «Son precisamente estas condiciones de vida y
trabajo alternativas las que se han convertido de forma creciente en las más
útiles en términos económicos, en la medida en que favorecen la flexibilidad
que exige el mercado de trabajo. Así, las prácticas y discursos de los
movimientos sociales de los últimos treinta o cuarenta años no sólo han sido
resistentes y se han dirigido contra la normalización sino que también, al
mismo tiempo, han formado parte de las transformaciones que han desembocado en
una forma de gubernamentalidad neoliberal».[19]
A través de lo
anterior hemos llegado a la actualidad, a un tiempo en el que las viejas ideas
e ideologías de autonomía y libertad del individuo (sobre todo las del
individuo como genio artístico) junto con determinados aspectos de la política
post '68 se han transformado en una forma neoliberal hegemónica de
subjetivación.
La
precarización de sí significa asentir respecto de la explotación de cada
aspecto de la vida, incluida la creatividad. Ésta es la paradoja de la
creatividad como gobierno de sí, «gobernarse, controlarse, disciplinarse y
regularse significa, al mismo tiempo, fabricarse, formarse y empoderarse, lo
que, en este sentido, significa ser libre».[20]
Aquí resuena también la diferencia conceptual que genera la distinción entre la
imagen de marca de la industria cultural y la de la industria creativa:
mientras la industria cultural parece apelar aún al componente colectivo
abstracto de la cultura, en las creative industries se produce una
continua invocación a la productividad del individuo. Una diferencia tal entre
lo colectivo y lo individual sólo se da sin embargo en el plano de la
invocación, puesto que las industrias de la creatividad destacan por atravesar
este dualismo.
1. Recordemos
por último el primer componente del concepto de Horkheimer y Adorno: la
industria cultural totaliza al individuo y somete completamente a sus
consumidores y consumidoras al dominio del capital. Con ayuda de las tesis de
Isabell Lorey debería ser posible una ampliación del campo de mira: de la
defensa de un concepto reduccionista de totalidad y heteronomía, a una
focalización en la introducción específica de prácticas de resistencia para
oponerse a la totalización de la creatividad, las cuales han motivado, a su
vez, las formas de subjetivación actuales.
La industria
cultural produce «ejemplos para los hombres, que deben convertirse en aquello a
lo que los pliega el sistema».[21]
Aunque sea lógicamente contradictoria, se muestra aquí una ambivalencia —como
también en otras partes de la Dialéctica de la Ilustración— que vincula
la esclavitud automática y la sujeción heterodeterminada por medio de un
sistema totalizante (cuando no directamente entre ellas) ya que al fin y al cabo
les otorga el mismo derecho. Esclavitud y sujeción son, para Deleuze y
Guattari, dos polos coexistentes que se actualizan en las mismas cosas y en los
mismos acontecimientos. En el régimen de la sujeción social, una unidad
superior constituye al ser humano como un sujeto que remite a un objeto que ha
devenido exterior. En el modo de la esclavitud maquínica los humanos no son
sujetos, sino que adoptan el carácter de animales o de herramientas que forman
parte de una máquina que sobrecodifica el conjunto. Precisamente en el fenómeno
de las creative industries se deja ver la acción conjunta de ambos
regímenes, dos partes que no cesan de reforzarse la una a la otra, aunque el
componente de la servidumbre maquínica gana significación a través de un plus
en subjetivación: «¿Habría, pues, que hablar de una "servidumbre voluntaria”?»,
preguntan Deleuze y Guattari, y su respuesta es: no, «existe una esclavitud
maquínica de la que siempre se diría que se presupone, que sólo aparece como ya
realizada, y que ni es tan "voluntaria” ni es "forzosa”».[22]
La perspectiva
de un doble movimiento de sujeción bajo una unidad social y de servidumbre
dentro de una máquina desmonta la idea de Horkheimer y Adorno de individuos
pasivos y de un sistema que funciona como totalidad. Las formas de
subjetivación reconstruyen cada vez más y más totalidad, y no se introducen en
el proceso de sujeción social y servidumbre maquínica ni voluntaria, ni
forzosamente. Y aquí encontramos también una respuesta a la pregunta planteada
al comienzo: ¿cómo ha podido suceder que este pequeño desplazamiento de la
industria cultural hacia las creative and cultural industries se haya
convertido, no sólo para los políticos, sino también para muchos actores dentro
de este ámbito, en una marca de liberación universal? Ha podido pasar
precisamente porque las formas de subjetivación de la servidumbre maquínica
están tan unidas al deseo como a la adaptación, y los actores de las creative
industries apelan al hecho de que al menos son ellos mismos los que han
tomado la decisión de la precarización de sí. En este sentido, y para volver al
título de nuestro texto, sería casi inadecuado hablar de «engaño de masas» si
tenemos en cuenta la implicación de los actores en el modo de la servidumbre
maquínica; de hecho, quisiera poner en duda que haya tenido sentido alguna vez.
En el contexto de la industria de la creatividad sería más adecuado hablar de
«autoengaño masificante» como un aspecto de la precarización de sí. Y este
«engaño a sí mismo» constituiría la posibilidad de introducir, en este orden de
cosas, la resistencia, que se actualizaría sobre el plano de inmanencia de
aquello que aún hoy es designado como creative industries.
[1]En
el contexto de la política cultural es de suponer que, a raíz de la
estabilización en toda Europa del concepto de creative industries,
debería producirse un desplazamiento de los recursos para la financiación
pública dentro de los programas de política cultural desde la promoción de
posiciones críticas/divergentes hacia la promoción de empresas comerciales.
[2] Marx Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica
de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, trad. por Juan José Sánchez,
Madrid, Trotta, 1994, p. 165.>
[9] Contra la substancialización que Adorno
hace de la autonomía adscrita al arte burgués se podría haber objetado hace
tiempo que precisamente ésta tiene el efecto de una praxis total,
heteronomizante y jerárquica, y que perfila tanto el espacio de la producción
como el de la recepción: el aparato de producción jerarquizado del teatro
burgués o la disciplina extrema en las orquestas clásicas se correlaciona con
los hábitos de recepción en ambos campos.
[10] Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de la
Ilustración, op. cit., p. 195.
[12] Paolo Virno, Gramática de la multitud.
Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, trad. por Adriana
Gómez, Juan Domingo Estop y Miguel Santucho, Madrid, Traficantes de Sueños,
2003, p. 58.
[13] Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica
de la Ilustración, op. cit., p. 176.
[14]
Paolo Virno, Gramática de la multitud,
op. cit., p. 59.
[15] Véase Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil
mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. por José Vázquez Pérez
con la
colaboración de Umbelina Larraceleta, Valencia, Pre-Textos, 2004, pp.
461-464 [el traductor de esta edición castellana utiliza «esclavitud»
donde nosotros decimos, con Gerald Raunig, «servidumbre», de acuerdo con
la
nomenclatura establecida en Félix Guattari, Plan sobre el planeta.
Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares, Madrid,
Traficantes de Sueños, 2004 (N. de las T.)].
[16] Agradezco a Birgit Mennel por haberme
apuntado este concepto.
[17] Véase Paolo Virno, Gramática
de la multitud, op. cit., p. 31 y ss.
[18]
Isabell Lorey, «Gubernamentalidad y
precarización de sí. Sobre la normalización de los productores y productoras
culturales», trad. por Marcelo Expósito, Brumaria, núm. 7, Arte,
máquinas, trabajo inmaterial, diciembre de 2006 (http://brumaria.net/publicacionbru7.htm),
y publicación multilingüe en transversal: máquinas y subjetivación,
noviembre de 2006 (http://eipcp.net/transversal/1106/lorey/es).
[19] Ibidem, pp.
245-246.
[21] Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de
la Ilustración, op. cit., p. 198.
[22] Gilles Deleuze y Félix
Guattari, Mil mesetas, op. cit., p. 465 [véase supra, N.
de las T. en nota 15]. Traducción de Gala Pin Ferrando y Glòria Mèlich Bolet.
|